請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

生活

跟著非池中編輯逛藝博!15 件精選作品口袋名單不藏私,ART TAIPEI 2025台北藝博首日 VIP 預展觀察

非池中藝術網

更新於 10月26日00:59 • 發布於 10月23日16:00 • 楊傑懷

ART TAIPEI 2025 臺北國際藝術博覽會(以下簡稱「臺北藝博」)由中華民國畫廊協會主辦,於 10 月 23 日正式揭幕,展期為期五天,包括 23 日與 24 日上午的 VIP 預展,以及 24 日下午至 27 日的公眾開放。今年共有約 120 家畫廊與展商參與,其中 68 家來自臺灣本地,52 家來自海外,維持臺北藝博長年以來的國際格局與專業口碑。

延伸閱讀|ART TAIPEI 2025 台北國際藝術博覽會 專題報導

ART TAIPEI 2025 臺北國際藝術博覽會,10 月 23 日 VIP 預展現場。圖/非池中攝影。

ART TAIPEI 2025 臺北國際藝術博覽會,10 月 23 日 VIP 預展現場。圖/非池中攝影。

揭幕:再度集結的國際當代藝術舞臺

開幕典禮上,國際嘉賓雲集,歌手舒米恩以音樂揭開序幕,總統與副總統亦捎來道賀的信件,表達對臺灣藝術產業的支持。畫協理事長陳菁螢於致詞時指出,本屆主題「Intersect: Diversity Equals Togetherness」以「交會」為核心概念,思考多元族群、語境與平等機制如何在展場內外彼此對話。今年的策展板塊延續「MIT 新人推薦特區」、「原民藝術特展區」、「女性藝術專區」,並新增「客家文化專區」,以文化共榮為橋梁,促進在地、亞洲與全球視野的交會。

除了展覽內容的深化,臺北藝博在城市與平臺角色上也持續升級。繼去年「Taipei Art Week 臺北藝術週」首度登場並獲熱烈回響,今年更進一步拓展城市版圖,將展覽延伸至畫廊、美術館、書店與咖啡館,讓觀眾在城市漫遊中感受藝術滲透的日常風景。VIP 體驗亦再度升級,包括藝術巴士、專屬預展日、貴賓導覽與亞洲藏家交流專案,進一步促進國際收藏社群的連結。這一系列規劃,顯示臺北已逐步成為亞洲當代藝術的重要交流節點。

ART TAIPEI 2025 臺北國際藝術博覽會,10 月 23 日 VIP 預展現場。圖/非池中攝影。

市場觀察:在轉折中尋找新的秩序

今年的參展陣容依然亮眼。除國際藍籌畫廊如貝浩登(Perrotin)、澡堂畫廊(SCAI THE BATHHOUSE)、德薩畫廊(DE SARTHE)等再度登場外,還有韓國的 Gana Art、GALLERY BATON,以及香港的季豐軒等重量級畫廊,呈現亞洲藝術市場之間愈加頻繁的互動與對話。

值得注意的是,今年七月,臺北當代藝術博覽會(Taipei Dangdai)官宣停辦原定於 2026 年舉行的下一屆展會,並進入無期限的休眠期。這一消息在藝術界掀起廣泛震盪,不僅象徵臺灣當代藝術市場走入新的轉折,也反映出全球經濟與藝術體系正滑向一種不確定的狀態。藝博會的暫停,或許部分受到景氣低迷與國際資金流動緊縮的影響,但更深層的變化,可能來自市場結構的調整mdashmdash藝術生產、收藏與展示的模式正在劇烈重組。高昂的展位租金讓不少畫廊選擇觀望,參展策略也必須重新評估。今年臺北藝博的參展畫廊數量相較去年再度小幅減少,而更多畫廊開始推出單價較低的作品,以迎合分眾化、年輕化的收藏趨勢。藍籌藝術品的市場支撐力下降,象徵過去以高價交易為核心的市場秩序,正在被更為多元的收藏形態取代。

在這樣的脈絡下,各界開始重新思考「藝博會」在臺灣當代藝術生態中的定位:它究竟是國際交易的樞紐,還是文化網絡的交流平臺?面對這些挑戰與疑問,臺北藝博成為觀察焦點mdashmdash它不僅承接部分國際畫廊與藏家的期待,也肩負維繫本地市場信心的任務。今年的 VIP 預展因此異常熱絡,一些畫廊反映,今年臺北藝博重新吸引了國際頂級藏家與畫廊主的關注,預展首日即創下不錯的銷售成績。這種回流效應,使臺北藝博在不確定的時代裡暫時成為支點。然而,真正的考驗仍在後方:如何在全球藝術市場轉向的浪潮中,重新建立屬於臺灣的秩序與節奏,將決定它未來能否超越生存的層次,轉化為一種新的藝術力量。

ART TAIPEI 2025 臺北國際藝術博覽會,10 月 23 日 VIP 預展現場。圖/非池中攝影。

藝博定位:從市場機制到文化平臺

在公共推廣面向上,「MIT 新人推薦特區」邁入第 17 屆,報名人數創歷年新高,成為新銳藝術家與專業畫廊之間的重要橋樑。同時,文化部與教育部攜手推出「藝術教育日十週年專區」,將藝術教育成果納入博覽會視野,使學校、社會與市場三者形成新的循環。公共性與產業性並行的雙軸架構,使臺北藝博不僅是藝術交易平臺,更是文化生態與社會參與的場域。

儘管全球藝術市場仍處謹慎期,但臺北藝博展現的,是一種穩健的前行。無論在展覽內容、觀眾結構或國際連結上,今年皆傳遞出臺北藝博邁向成熟的訊號。當藏家世代更迭、收藏形式變化加速,臺北以開放而從容的姿態,繼續在亞洲藝術版圖上發光發熱,成為區域文化網絡中不可忽視的一個節點。

ART TAIPEI 2025 臺北國際藝術博覽會,10 月 23 日 VIP 預展現場。圖/非池中攝影。

非池中編輯精選:15 件作品深度導覽

接下來將由非池中編輯團隊深入現場,在 VIP 預展期間展開觀察與採訪,並從眾多作品中精選出 15 件值得推薦的亮點,呈現本屆臺北藝博的多元面貌與藝術趨勢。這份清單不僅是一份觀展指南,也是一種觀察當代藝術走向的方式,讓我們一窺臺灣與亞洲藝術市場的當下脈動。

鍾慰|德薩畫廊 DE SARTHE|D05

德薩畫廊(DE SARTHE)一向是臺北藝博會中最值得關注的焦點之一。今年,他們帶來中國北京藝術家鍾慰(1987-)的一幅 195 times 253 公分巨幅繪畫,以一種很酷、具未來感的 cyberpunk 視覺風格,強烈吸引了現場觀眾的目光。鍾慰的創作以數位文化為出發點,長期關注人與科技的權力關係轉移。他從網路蒐集大量圖像、符號與迷因,然後重新編碼這些碎片化資訊,使其轉化為有機的視覺實體。藝術家將圖像和意義的偶然性組合成新的語境,反映當代社會在演算法驅動下的感知變化。既是網路考古的結果,也是科技時代的情感產物。

〈雙人隔岸相望圖〉(2024)延續他對人工智慧與人類意識的探問。畫面中兩個彼此牽連卻分隔的模糊形體,由程式語言、電腦介面、纏繞的線條與色塊構築而成,畫面同時具有生理與機械的脈動,散布的詞語如「DATA」、「Chain」、「Contacts」等,指向資訊系統內部的語法,作品以詩意而冷冽的方式描繪一種跨越不可能的凝視,人與機械在互為鏡像的網絡中相望,既靠近又疏遠。

德薩畫廊(DE SARTHE) ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

鍾慰〈雙人隔岸相望圖〉(2024)。圖/非池中攝影。

鍾慰〈雙人隔岸相望圖〉(2024)局部細節。圖/非池中攝影。

黃麗音|貝浩登 Perrotin|A06

貝浩登(Perrotin)今年九月首次和居住在英國倫敦的臺灣藝術家黃麗音(1990-)合作,在東京空間為她舉辦個展《當相遇發生時》。這次臺北藝博會延續這份合作,呈現了黃麗音一系列由〈Steam〉(2025)、〈The Net〉(2025)、〈Summit〉(2025)等多件作品組成的空間裝置。這個在畫廊展位中獨立出來的小空間,面積雖然不大,卻像是一個完整的小展覽。在講求快速替換的藝博會中,具有這樣完整度的呈現難得一見。這件裝置延續她一貫的創作脈絡,作品從來不是被動「被展示」的物件,而是物件與空間在現場「調度」之後的結果。

裝置中的水蜜桃雕塑、榻榻米、玻璃製品、銅管、鐵壺與燈泡,以懸吊、連接的方式,被置入一個靜謐的綠色空間,形成一個像是茶室,又像實驗室的場域。她將連鎖餐廳包裝紙層疊拼貼成繪畫,暗示著全球化商品的流動。水果罐的雕塑,在消費功能與藝術語境的張力中產生新的意義。藝術家使用這些具有矛盾性質的媒介,構築一個詩意的「微景觀」,讓觀者在熟悉物件中產生了具反身性的陌生感受。

延伸閱讀|當催促的聲音被放慢:黃麗音《當相遇發生時》貝浩登(東京) Perrotin Tokyo 個展

貝浩登(Perrotin) ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

黃麗音裝置作品。圖/非池中攝影。

黃麗音裝置作品。圖/非池中攝影。

金光男 Mitsuo Kim|德鴻畫廊 Der-Horng Art Gallery|B34

臺南的德鴻畫廊這次帶來日本大阪藝術家金光男(Mitsuo Kim, 1987-)的複合媒材攝影作品。他的作品令人感到好奇,來自於媒材的難以定義mdashmdash既是攝影,也是版畫、繪畫。金光男的創作圍繞「影像的崩解」與「存在的漂浮」這兩個核心概念展開,疊合攝影、絲網印刷與石蠟,透過石蠟的加熱、融化、凝固過程,使影像游移於清晰與模糊之間,進而質疑影像「清晰」是否即是「真實」的保證。作為日本的第三代韓裔移民,藝術家透過這樣的操作,回應了觀看的政治與個人身分的不確定性。

〈Both#37〉(2024)中,影像呈現水面與鐵網交疊的構圖。水的流動與光的反射,在石蠟層下被扭曲、分裂,而網格的陰影則成為一道觀看的阻隔。這種「封閉」與「流動」的結合,正是金光男創作的象徵語法,一種被限制的自由,以及始終格格不入的尷尬。畫面表層的刮痕與細微的融化痕跡,賦予了圖像時間的深度。黑與微弱的橘紅色調交融成溫潤的冷感,在感知邊緣的持續波動。

延伸閱讀|金光男個展「浮遊する余白- In The Flight」:在影像的模糊與崩解中詮釋自我的身分書寫

德鴻畫廊 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

金光男〈Both#37〉(2024)。圖/非池中攝影。

史蒂文・哈林頓 Steven Harrington|名典畫廊 Ming Dian Gallery|C14

名典畫廊展位充滿繽紛色彩,散發派對一般的輕快氛圍,讓走過的觀眾都被感染。他們長期經營歐美潮流藝術,本次帶來紅遍國際的美國洛杉磯藝術家史蒂文・哈林頓(Steven Harrington, 1979-)的繪畫,以及難得一見的銅雕塑作品。畫廊表示,VIP 預展便有哈林頓的粉絲慕名而來,直接下了訂單,藝術家的魅力可見一斑。哈林頓身兼藝術家、設計師兼企業家,樂於在藝術創作與商業設計之間自由穿梭,認為兩者並無明確界線。他的圖像語言鮮明、辨識度高,深受品牌青睞:他為 Nike 設計限量球鞋,並與 BAPE、Converse、Uniqlo 等國際品牌合作推出聯名商品。

哈林頓從平面設計和卡通語彙中發展出獨特風格,線條簡潔、造型明快。他筆下的角色看似童趣,實則帶著對內在焦慮的自我解嘲。如「Mello」狗那慵懶的微笑,傳遞了在緊湊節奏中保持從容的哲學;棕櫚樹「Lulu」則敞開雙臂,象徵包容與歡迎。他的創作延續加州 60 年代嬉皮文化的樂觀精神,透過流動繁複的構圖與明亮粉彩色調,營造出近似迷幻藥物的感官體驗,在混亂中仍能感到愉悅的幻覺,讓我們在一種像是被陽光曬到褪去的色彩中,吸入了一點溫暖的正能量。

名典畫廊 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

Steven Harrington〈Happy Hour〉(2025)。圖/非池中攝影。

名典畫廊 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

國本泰英 Yasuhide Kunimoto|觀止堂 Admira Gallery|B18

香港的觀止堂展位有一些小小的相撲力士,圓潤的形象乍看非常可愛,但仔細看這些去除臉部,稍縱即逝的輪廓,似乎又能讀到一絲絲不安。這是日本藝術家國本泰英(Yasuhide Kunimoto, 1984-)的作品,他以繪畫探問記憶與感知的關係,筆下的人物總介於清晰與模糊之間。畫面中常見的人物集體,如相撲力士、泳者或行人,皆以柔化的輪廓呈現,五官消失,僅留下體態的剪影,象徵記憶的不確定與個體在群體中的消融。這種對圖像的削減,使他的作品帶有觀念性,也隱含對當代日本社會匿名狀態的觀照。

〈Sumo〉系列(2025)中,他以壓克力顏料在畫布上描繪重複排列的力士形象,金、銀兩種背景呈現出靜謐而充滿儀式感的氛圍。人物被簡化為近乎膚色的色塊,僅以暈染暗示細微的光影變化。國本以極度節制的筆觸,讓相撲這一象徵秩序與傳統的主題,轉化為對「存在的模糊」與「記憶的集體化」的冥想。畫中人群既如儀式中的信徒,也像逐漸消散的影子,靜靜映照文化與個體在當代的距離。

觀止堂 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

國本泰英〈Sumo〉系列(2025)。圖/非池中攝影。

國本泰英〈Sumo〉系列(2025)局部細節。圖/非池中攝影。

弗蘭克林・科亞奧 Franklin Collao|大雋藝術 Rich Art Gallery|B19

臺中的大雋藝術帶來墨西哥藝術家弗蘭克林・科亞奧(Franklin Collao, 1982-)的作品,他是當代抽象藝術中極具代表性的畫家之一。他以油彩作為主要媒材,透過反覆塗抹與細緻暈染的技法,創造出柔光般的色層與無筆觸的質感。這種創作方式,既承襲文藝復興的暈塗法(sfumato)漸層傳統,也回應數位時代對影像光滑度的迷戀。他的創作核心關注「流動的知覺」,色彩不再是形式的附屬,而是心靈與現實之間的通道。

〈Ray of Light N.3 (Lilac)〉(2025)以紫藍為中心色域,外圍逐層暈散出金綠與橙黃的光暈,像是能量脈動在畫布中擴散。這些柔和的光點雖然沒有具體形體,卻暗示著生物、宇宙或靈魂的閃動,形成一種懸浮的視覺狀態。畫面中的亮光並非照亮物體的光,而是一種由內而外、指向心靈的光,帶有冥想與療癒的氣息。

大雋藝術 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

Franklin Collao〈Ray of Light N.3 (Lilac)〉(2025)。圖/非池中攝影。

大雋藝術 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

俞秀美 Yoo Soo Mi|Suppoment Gallery|A22

首爾的 Suppoment Gallery 帶來韓國藝術家俞秀美(Yoo Soo Mi, 1968-)的繪畫作品。一開始會先被這些鮮明的色彩,以及跳躍的色塊吸引。靠近觀看之後,會發現作品中充滿了迷人的細節。藝術家創作的出發點非來自傳統美術訓練,而是同年塗鴉的記憶。這種記憶轉化為她繪畫上的直覺書寫與色彩覆蓋的操作。透過「遮掩與顯露」、「重疊與消隱」的繪畫軌跡,藝術家的畫布是一面映照時間的鏡子,她以疊塗、刮除與筆觸堆積的方式,釋放深藏內在的絮語。

〈The Trace〉(2025)中,灰色肌理帶著細微的顆粒表面,如牆面或地層,炙烈的霓虹橘、桃紅、檸黃等色塊鑿刻其中,揭示了時間斷層。畫面中可辨識的筆跡、斷裂的數字與近似筆記的手寫線條,使作品遊走在視覺、符號、語言與書寫之間。這不只是色彩的拼貼,而是對記憶、情感的編碼。

Suppoment Gallery ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

俞秀美〈The Trace〉(2025)。圖/非池中攝影。

安聖惠 Eleng Luluan|原住民族藝術特區|S01

在爭奇鬥豔的臺北藝博會現場,臺灣魯凱藝術家安聖惠(Eleng Luluan, 1968-)作品中的質樸感,成為一種特別的存在。這些柔軟質地,以及充滿人味的手感,總讓人感到溫暖和被療癒。她的創作以編織為核心,將材料視為與土地共感的身體,將編織轉化為對生命循環與母體生成的體驗。這樣的實踐既回應魯凱文化的傳統手工,也超越符號的層面,使創作成為與自然共存的行動。

〈棲水之地:一個消逝的所在〉(2025)以纖維塑造層疊的有機形態,明暗色線交錯如河流與血脈,螺旋結構指向了一個母性身體的內在宇宙。紅橙與藍綠的纖維交織出呼吸般的節奏,垂墜的線條則像生命的遺緒,留下消逝與再生的伏筆。整件作品在柔軟的形體中蘊含堅韌的意志,正如土地在水的記憶裡復甦,也讓身體重新找到安放的所在。

安聖惠 ART TAIPEI 2025 「原住民族藝術特區」展位。圖/非池中攝影。

安聖惠〈棲水之地:一個消逝的所在〉(2025)。圖/非池中攝影。

吳尚洋|MIT 新人推薦特區 times 東家畫廊 BOSS Art Gallery|M08

2025 臺北藝博「MIT 新人推薦特區」透過公開徵件的方式,選出了 8 位 40 歲以下的臺灣藝術家,走入這個展區,特別能感到一種清新的空氣。其中,吳尚洋(1992-)和臺北的東家畫廊合作,呈現〈隙像〉系列影像裝置。延續他對莫蘭迪(Giorgio Morandi)靜物繪畫的研究,將數位影像、映像管電視與電子相框並置,並納入他在印度駐村時拾得的陶製容器,融合他遊歷印度神廟的經驗,將這些拾得物搭建成一座神壇的形象。日常、無名的物件與螢幕中的色帶影像相互對照,構成一種「異地靜物」關係場域。

他的創作圍繞著「寫生」與「臨摹」的再詮釋,從繪畫訓練的手勢出發,轉向新媒體語境中的「觀看條件」探問。他將傳統靜物畫的再現邏輯,轉化為關於影像生成與感知機制的辯證思考。藝術家讓影像不再指涉某個外部世界,而成為科技與物件互為條件的現象。在這樣的創作脈絡中,寫生的概念被拓展為「人-科技-物」之間的即時的網絡,而「摩爾紋」等視覺雜訊,也成為他對影像真實性質疑的表徵。於是,作品在光線閃動、影像遞迴與空間節奏之間,讓觀看本身成為一種「物」的展示。

吳尚洋 ART TAIPEI 2025 「MIT 新人推薦特區」展位。圖/非池中攝影。

吳尚洋〈隙像系列:臨摹莫蘭迪的練習〉(2022)。圖/非池中攝影。

吳尚洋〈無題〉(2025)。圖/非池中攝影。

猪瀨直哉 Naoya Inose|伊日藝術計劃 YIRI ARTS|D03

臺北的伊日藝術計劃的選件一向別出心裁,今年臺北藝博又帶給我們許多驚喜。其中,居住在英國倫敦的日本藝術家猪瀨直哉(Naoya Inose, 1988-)以藝術史中浪漫主義繪畫的壯闊風景為基礎,結合當代社會的疏離與科技意象,發展出一套兼具詩意與批判的繪畫語彙。他從「自然與人類文明的界線」的反思出發,將精緻的油畫技巧轉化為對現代社會的寓言式觀察。

〈Into the Metronome〉(2025)青藍的天空與峭壁對照兩座水泥構造體,其間一塊嵌有企鵝和泳池圖像的混凝土板像是文明遺跡,矗立在荒原當中。這個場景像凍結的時間,觀者被引入一個既真實又幻象的時空。泳池的藍、山體的灰,以及如螢幕般超高飽和的天空彼此牽引,使風景介於自然與數位模擬之間。

伊日藝術計劃 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

猪瀨直哉〈Into the Metronome〉(2025)。圖/非池中攝影。

猪瀨直哉〈Into the Metronome〉(2025)局部細節。圖/非池中攝影。

黃海欣|双方藝廊 Double Square Gallery|B36

臺北的双方藝廊今年依然是全場的人氣王,展位的佈局盡是巧思,入口處一組黃海欣(1984-)的舉重人和瑜珈人霓虹燈裝置,既可愛又有趣,讓人無法忽視。臺灣藝術家黃海欣的創作聚焦在當代社會的日常荒誕,並以大眾媒體與公共影像為切入點,觀察個體在文明規訓下的各種滑稽姿態。無論是政府宣傳、社會新聞,或社群媒體中被不斷複製的日常表象,這些圖像往往被重組為一場介於現實與表演之間的戲劇。

〈夜光健身房〉(2025)延續了她近期的「In the Gym」系列作品,以霓虹燈作為主要媒材,將健身文化的狂熱、虛榮與身體焦慮轉譯為流光閃爍。作品中舉重者與伸展者的姿態被簡化為強烈線條與亮色對比,鍛鍊肌肉的重複動作結合光的閃爍,形成一種迷幻的節奏感。這座發光的「健身房」不僅諷刺了現代人對完美體態的追逐,也模糊了人與機械、運動與表演之間的界線。黃海欣以輕盈的幽默拆解了現代都市的身體崇拜,讓觀者在會心一笑之後,意識到這個身影其實正映照著我們對自我形象的集體焦慮。

双方藝廊 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

黃海欣〈夜光健身房〉(2025)。圖/非池中攝影。

平良光子 Mitsuko Taira|金澤水銀窟 KANAZAWA Mercury Cave|B52

金澤水銀窟的牆面,以樹枝懸掛了一件非常細小卻精緻的小蝙蝠,這是日本藝術家平良光子(Mitsuko Taira, 1996-)的作品。她擅長用樟木雕刻動物形象,並以礦物顏料細膩上色,維持木質的溫潤與生命氣息。她的作品多取材自宗教的象徵,將生命的純粹與人性的脆弱結合,呈現一種靜謐而深沉的美學。

〈蝙蝠-新撰東錦繪 於富與三郎話〉(2025)以懸掛的蝙蝠作為主體,結合枯枝,形成一種寓言式的靜物。蝙蝠的姿態既輕盈又孤獨,懸於半空,作品延續平良光子對生命輪廓的細微捕捉,在極簡的構成中,使觀者感受到一種隱性的溫度與悲憫。

金澤水銀窟 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

平良光子〈蝙蝠-新撰東錦繪 於富與三郎話〉(2025)。圖/非池中攝影。

平良光子〈蝙蝠-新撰東錦繪 於富與三郎話〉(2025)局部細節。圖/非池中攝影。

呂浩元|赤粒藝術 Red Gold Fine Art|B07

臺北的赤粒藝術在這次臺北藝博策劃了展覽「春光之外mdashmdash凝視風景,看見時間的碎片」,精選七位國內外藝術家作品,聚焦於日常風景的觀看。其中,呂浩元(1981-)的〈紅寶石〉(2025)尺幅雖然不大,但畫面中神秘、詭譎的色彩和光影,在赤粒藝術的展位當中像是一個小小的異次元入口。呂浩元的繪畫以超近距離特寫的視角,將平凡物件轉化極具驚奇感的視覺經驗。

〈紅寶石〉以石榴為象徵性主體,果實被切開後露出的鮮紅果粒,與暗紫色外殼如肌膚般貼合,形成擬人化的身體器官暗示。藝術家以寫實技法描繪,卻營造出超現實的氛圍;果肉光澤與濕潤質地在光線下閃爍,散發曖昧與危險的誘惑。這件作品延續呂浩元對情色與禁忌的探問,回應了巴代伊(Georges Bataille)所言:「情色是通往內在經驗的門」。藝術家透過繪畫在靜物中捕捉生命與慾望最細微的流動,靜物因而成為了聖潔與褻瀆共構的場域。

赤粒藝術 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

呂浩元〈紅寶石〉(2025)。圖/非池中攝影。

大江慶之 Yoshiyuki Ooe|帝塚山畫廊 TEZUKAYAMA GALLERY|A36

大阪的帝塚山畫廊展位有一系列的輕巧的繪畫、雕塑,以一種錯落的方式呈現,有點古怪、超現實的造型相當吸引人注意。它們都是日本大阪藝術家大江慶之(Yoshiyuki Ooe, 1980-)的作品。他的創作根植於童年記憶與身體經驗,經由繪畫與雕塑交錯發展出一種幽微的圖像語法。他以一個自我分裂的「少年」角色作為軸心,並從自然中取材,無論是動物、昆蟲、魚蝦,編織出既親密又怪誕的寓意結構。藝術家拒絕對作品賦予單一意義,使他的作品既自傳,又具普遍性。

〈duplicity the ripper〉(2024)延續他對主體裂解的探問。畫面中央一張被黃色膠帶黏貼的素描紙,描繪著骷髏與獸齒錯置重疊的頭部結構,像是一張臉孔在撕裂過程顯露雙重內在。線條混濁、牙齒鋒利,將潛伏的自我攻擊與心理異化暴露於視覺層面。與之對應的裝置物件:懸吊手臂與紅色甲殼生物、黑色的頭像雕塑,使整體展場成為裂解現場,不再訴諸敘事,而是直面心理機制的操演。

帝塚山畫廊 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

大江慶之〈duplicity the ripper〉(2024)。圖/非池中攝影。

大江慶之〈KUMOO〉(2025)。圖/非池中攝影。

王淑鈴|采泥藝術 CHINI Gallery|C09

臺北的采泥藝術在這次臺北藝博策劃展覽「承流.回響」,精選七位藝術家作品,呈現藝術在時間交織中的傳承與轉化。其中,我們很容易被王淑鈴(1963-)氣勢磅礴的〈蜂鳴序〉(2024)震懾,如一種自然之力就在眼前迎面而來。這位曾榮獲美國國務院藝術獎章的藝術家,總在繪畫創作中尋找時間流動與凝聚之間的平衡。她以一種流動的視覺語彙回應當代社會的變動節奏,橫向滴流、拖曳、堆疊的筆觸,創造出速度與動能的視覺節奏,觀者彷彿能看見自然景象在眼前迅速掠過。

〈蜂鳴序〉透過顏料的反覆推移與堆疊,構築出介於抽象與具象之間的「複空間」,將多重、碎片化的感知、記憶與能量凝聚於同一時空體中。畫面色層對比強烈,紫、綠、白的筆觸翻湧交錯,如風掠過山林,而橙紅的紋路則似蜂群振翅穿梭,形成有機的韻律。作品喚起觀者對時間與存在的重新感知,使繪畫成為連結個人與世界的精神地景,也暗示著一種在動與靜、混沌與秩序之間不斷生長的力量。

采泥藝術 ART TAIPEI 2025 展位。圖/非池中攝影。

王淑鈴〈蜂鳴序〉(2024)。圖/非池中攝影。

展覽資訊

ART TAIPEI 2025 台北國際藝術博覽會

地點|台北世貿1館 (台北市信義區信義路五段5號)

公眾展期

|10月24日(五) 14:00-19:00

|10月25日(六) 11:00-19:00

|10月26日(日) 11:00-19:00

|10月27日(一) 11:00-18:00

加入【非池中藝術網】LINE@,藝文展覽訊息不漏接

查看原始文章

生活話題:12月新制懶人包

更多生活相關文章

01

當心在睡夢中猝死!這些族群最危險 醫示警「4大警訊」是身體求救訊號

壹蘋新聞網
02

未來一週體驗春夏秋冬!這1天恐「凍到10度以下」

民視新聞網
03

趕快儲水!3縣市明起大停水「最長28小時沒水用」

三立新聞網
04

每天跳繩1千下想長高!國小女童罕見「卵巢扭轉」醫:太久可能壞死

台視
05

獨家/白沙屯媽祖高雄遶境 男癲癇發作粉紅超跑折返

EBC 東森新聞
06

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

自由電子報
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...