地平線上最柔軟的回望:2025 台北雙年展開幕—用藝術聆聽思慕的低語
2025 第 14 屆台北雙年展《地平線上的低吟》將於 11 月 1 日在臺北市立美術館(北美館)正式向大眾開放展覽,由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長山姆・巴塔維爾( Sam Bardaouil)與提爾・法爾拉特( Till Fellrath)共同策展,集結來自全球 37 個城市、72 位藝術家的 150 件作品,34 件全新委託創作與現地製作,涵蓋繪畫、雕塑、錄像、攝影和表演等。展覽靈感源自故宮展覽中一件被分散兩處、即使重逢也難以恢復完整的館藏,引發策展人思考:「為何人們仍願意修補那些無法修補之物」出發,延伸出「思慕」這一貫穿古今的主題。
第十四屆台北雙年展「地平線上的低吟」,策展人與藝術家大合照。圖/臺北市立美術館提供。
地平線有如一個可見與不可見的分野,聯想到遠方、未來、想像與渴望。而「思慕」可以延伸到人類在戰爭、遷徙與時代更迭中,對過往、未來與失落的追尋與凝望。這段旅程彷彿沿著地平線前行mdash越想靠近,地平線卻越遠;而在眾聲喧嘩的生命之中,那些低聲的呢喃反而更顯珍貴。展覽邀請觀眾在這場感性與理性的交織旅途,重新傾聽那些「低吟」,並在過程中找到自我與共鳴。展覽特以簾幕取代牆面,創造出流動的觀展體驗,從展廳望出去可見起降的飛機與正在擴建的美術館;向內則穿梭於不同時代與故事之間。來自世界各地的藝術家以多樣媒介表達同樣的情感,讓人意識到mdash我們之間的相似,或許比想像中更多。
第十四屆台北雙年展「地平線上的低吟」,策展人山姆・巴塔維爾( Sam Bardaouil )與提爾・法爾拉特( Till Fellrath )。圖/非池中藝術網攝影。
「地平線上的低吟」探討「思慕」作為持續推動人類的內在驅力mdash那種超越可及之物,明知無法掌握、卻仍不願退讓的動能。它既是個人也是集體的,柔弱而倔強;是將渴求連結至想像及變革的線索。展覽試圖以低聲而堅定的語調談論未來,而非高聲宣示。「低吟」( Whispers )喚起交流的脆弱性mdash那些即便在靜寂中仍持續的聲音、即使被抹除仍存續的故事;「地平線」( Horizon )則象徵已知與所盼之間的交會。因此,「地平線上的低吟」暗示著最微弱的呢喃也能重新定義距離,而最細微的舉動亦能改寫我們想像世界的方式。
《活畫(失竊的太陽》2024/2025,阿瓦羅・烏爾巴諾,鋁、動作機械系統、電子系統、樹葉、LED燈條、金屬、感應馬達、漆料、壓克力玻璃、PVC、白色紙板、木材、臺北市立美術館典藏作品,549 times 1830 times 89 公分,藝術家及 ChertLuumldde,Travesiacutea Cuatro,Marian Goodman Gallery 版權所有。攝影/呂國瑋,圖/臺北市立美術館提供。
本屆雙年展的概念基於三件看似尋常、卻富有象徵性的物件,它們並未以實體在展間中出現,卻是引導展覽情感和時間脈絡的核心隱喻:侯孝賢的電影《戲夢人生》( 1993 )中出現的尪仔,象徵布袋戲大師李天祿獻身於技藝的一生,體現歷經殖民統治與戰後重建的堅韌;陳映真的短篇小說〈我的弟弟康雄〉( 1960 )中的日記,傳達一位自盡的年輕人,在信仰與絕望之間掙扎的聲音,反映一個世代身處信念與幻滅之間的困境;吳明益小說《單車失竊記》( 2015 )中的單車,象徵兒子尋找失蹤父親的旅程,喚起失落、傳承和歸屬感等主題。這些文學和電影文本共同鋪陳本屆雙年展的架構,三種截然不同對「思慕」的詮釋,在展場中交織迴響:尪仔代表延續性,日記代表內在世界,而單車則隱喻追尋。
雙年展將當代作品與北美館典藏作品交織呈現,將近 30 件館藏作品分布於展場各處,與新委託創作及借件作品展開對話。其中,來自 1930 至 1980 年代的攝影作品構成貫穿雙年展的線索,呼應展覽概念的出發點mdash「尪仔」、「日記」與「腳踏車」;其他作品則在形式或主題上,與展場中特定作品產生共鳴。這些典藏作品不僅以歷史作品現身,更成為思慕的活性媒介,連結延續與轉化。這樣的策展方法,使曾塑造臺灣文化的藝術家,與當下回應時代現狀的創作者產生跨世代對話。
《Krsquoobomanik(感激在我們眼前點亮又熄滅的一切事物)》,艾德加・卡萊爾,2025,石、繩索、泥土、陶器、水、數位顯示器,尺寸依空間而定,藝術家及 Mendes Wood DM, Sao Paulo及 Proyectos Ultravioleta, Guatemala City 版權所有,由 2025 台北雙年展委託製作。攝影/呂國瑋,圖/臺北市立美術館提供。
本屆展覽特別打造以紡織隔幕取代實牆的展示設計,作為展間之間的分隔。這些懸浮的元素形成具穿透性的界面,透過佈局使觀者視線能穿越展廳,創造空間連結的節奏律動。此空間策略呼應雙年展的主題脈動,引領觀眾沉浸於流動且具沉思性的觀展經驗。此外,精簡易讀的展牆文字便於觀者自行觀賞,提供每件作品的明確脈絡,並開啟理解雙年展理念的易達路徑。
策展人山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特表示:「我們希望創造一個唯有在此地能實現的雙年展mdashmdash傾聽那些形塑臺北今日樣貌的歷史、語言和矛盾。我們與臺北市立美術館藏品的對話,並非懷舊之舉,而是一種紮根:當堅持深入參與在地故事時,在地便能成為關照世界的透鏡。在『地平線上的低吟』中,思慕就是那座橋樑mdash 它始於記憶的親密之處,並延伸至地方性與普世性共享的地平線。」
展覽亮點
一樓展區呈現探討奉獻、記憶與堅韌之間深刻連結的作品。這些作品共同闡釋對技藝、記憶與關懷的投入,如何成為一種生存之道。
《偽飛行場》,邱子晏,2025,錄像截圖,零式戰鬥機複製品搭配顯示器、影片、碉堡造型之音聲座椅,15 分鐘,1200 x 900 x 300 公分,120 x 45 x 40 公分,藝術家提供,由2025台北雙年展及國家文化藝術基金會委託嬰作。圖 / 非池中藝術網攝影。
邱子晏( 1985 年生於苗栗三義)在 《偽飛行場》( 2025 )中,重建一個日本殖民統治時期的誘敵機場。透過由鐵架和紙板手工搭建的零式戰鬥機,以及駕駛艙內的錄像,這個現地製作融合歷史事實與虛構敘事,檢視集體記憶的形塑過程。
陳進( 1907 至 1998 年,新竹)的繪畫《野邊》( 1934 ),以寧靜卻有力的筆觸描繪在田間的婦女。她筆下的優雅女性,風格與氣質象徵臺灣追尋身分的時代精神。
納里・沃德(1963年生於聖安德魯)的《音聲系統》(2025) 將大理石轉化為具象徵意義的揚聲器,推崇牙買加聲音文化為一種社會雕塑形式,並探索節奏如何孕育歸屬的結構。
阿夫拉・阿達希里( 1988 年生於阿布達比)《加重停頓》( 2025 )利用厚重的環狀繩索構成冥想式佈局,邀請觀者在節奏飛快的世界裡,以「緩慢」作為抵抗的形式。
西爾維・塞利格( 1941 年生於尼斯)的刺繡作品重新詮釋與蛻變相關的神話題材,寇拉克里・阿讓諾度才( 1986 年生於曼谷)的 《愛在死亡之後》( 2025 )打造沉浸式儀式空間,在其中,哀悼、記憶與信仰在聲響與光影閃爍中交融共生。
《加重停頓》,阿夫拉bull阿達希里(Afra Al Dhaheri),2025,多種棉、木條、金屬掛鉤,400 times 450(牆面)times 1200(地面)x 900 公分,藝術家版權所有。圖/非池中藝術網攝影。
地下樓的作品聚焦「身體」,將其視為見證與轉化發生的場域。該樓層猶如一面地下鏡像:觀者在此深入自我內在,而思慕則透過呼吸、重複與儀式逐漸具象化。
《氣動激情》,伊凡娜・巴希奇( Ivanna Basic ),2020ndash2024。圖/非池中藝術網攝影。
伊凡娜・巴希奇( 1986 年生於貝爾格勒)作品《氣動激情》( 2020ndash2024 )和《靈變》( 2025 )將呼吸的動作轉化為雕塑形式,以特定節奏敲擊的石頭、玻璃容器與其中的霧氣,模擬肺部呼吸的運動,體現對昇華的渴望。
克里斯多福・庫倫德蘭・湯瑪斯( 1979 年生於倫敦)展出由人工智能生成的繪畫作品,重新詮釋斯里蘭卡的殖民歷史,並將政治敘事與數位抽象風格相融合,藉此質疑「自動化記憶」時代中的歷史真相。
于吉( 1985 年生於上海)作「石肉」系列( 2020ndash2024 )以水泥為材料,創作看似堅實、卻又帶有脆弱感的形體,巧妙揭示身體與建築空間之間的關係。
徐清波 ( 1930 至 2021 年,板橋)的攝影《密談》( 1956 )捕捉兩名男子傾身交談的畫面,身旁的單車猶如一道安靜的鉸鏈mdash既分隔,又連結,映照出展覽中反覆出現的追尋與失落主題。
傑基・康諾利( 1990 年生於紐約下哈德遜河谷)錄像作品《礦物王國(暗綠)》( 2025 )將個人悲傷轉化為數位地景,並運用如夢似幻的意象,讓記憶與虛擬場域相互交融。
二樓展覽將焦點轉向現代性、再現與共同歸屬等主題。展出作品追溯現代藝術脈絡,由對感知、詮釋與連結的渴望所塑造 mdashmdash 透過思慕的視角,共同重構對世界的想像。
《夏日街景》,陳澄波,1927,油彩、畫布,79 times 98 公分,臺北市立美術館典藏。圖/臺北市立美術館提供。
鄧南光( 1907 至 1971 年,北埔)的攝影《台北,太平町 (一) 》( 1942 )記錄殖民現代性背景下城市的變遷,兼具紀實的精準度和電影般的視角。
陳澄波( 1895 至 1947 年,嘉義)於 1920 至 1930 年代創作的明亮風景畫,呈現時代交會下臺灣的變遷風貌,體現出在地傳統與全球現代主義之間的對話。
劉國松( 1932 年生於安徽蚌埠)《浮動的山》( 1978 )突破傳統水墨畫的框架,發展出全新的抽象形式,並將古典宇宙觀與現代視角相連結。
伊娃・喬瑟邦( 1975 年生於巴黎)的雕塑《此處》( 2025 ),以分藏兩地的古典繪畫《富春山居圖》為靈感,打造出一座鏡像森林,並將分離的主題轉化為充滿反思意蘊的視覺詩篇。
皮・斯塔弗( 1987 年生於伯格諾里吉斯)的錄像《骸骨》( 2025 )將展間轉化為探討控制與抵抗的場域,透過紅外線影像與詩意敘事,檢視身體如何被規訓與解放。
莫娜・哈透姆( 1952 年生於貝魯特)作品《小室》( 2012ndash2013 )將脆弱的紅色玻璃球圍束在鋼籠之中,以此構築出強烈的隱喻,揭示歸屬感中保護與禁錮的雙重性。
《音聲系統》,納里bull沃德( Nari Ward ),2025,大理石,337.5 times 82 times 338 公分,藝術家及 Territorio,GAL-LERIA CONTINUA bull Lehmann Maupin 版權所有 copy Nari Ward Studio。圖 / 非池中藝術網攝影。
臺北市立美術館館長駱麗真表示:「自創辦以來,台北雙年展始終是包容多聲並陳的平台。本屆雙年展創造出多重的動態空間,在其中辯證在地經驗與全球脈絡之間錯綜複雜的關係,並邀請觀眾在相互連結的當代現實中重新自我定位。它鼓勵我們放慢步調、鬆動成見mdashmdash去傾聽周遭微弱而多樣的聲音,並一次又一次,不厭其煩且溫柔地與世界重新連結。」
公衆活動
11 月 1 日至 2 日的開幕週末期間,將舉辦為期兩日的論壇,共計六場座談,主題含括歸屬、失調、思慕、歷史、觀看與合作,邀集參展藝術家、作家與學者,共同探討雙年展的核心概念。這些場次將探問個人敘事、在地脈絡與全球論述的交匯之處,並將展覽概念延伸至公共領域。
在為期五個月的展期中,「地平線上的低吟」將持續作為一個動態的平台,推出一系列表演與教育活動。展覽將於展期最後一週,以麗娜.拉蓓利代( Lina Lapelytė )的演出作結,進一步拓展她對集體之聲的探索。
展覽資訊
2025 臺北雙年展「地平線上的低吟」
展期|2025 年 11 月 1 日至 2026 年 3 月 29 日
地點|臺北市立美術館